« Shaida » endless walk in the streets of London

Capture d’écran 2016-02-08 à 10.11.59

From the 14th to the 17th of January 2016, the streets of London have been lit up on the occasion of the Lumière Festival, staging art wonders from various artists.

The first outdoor festival edition showcased the capital’s buildings through the installation of artworks in public spaces, letting the strollers explore the city in a new way.

The british artist, Julian Opie, took part in the event, enjoying the « combination of festival, party, nighttime, art, extravaganza (which) goes together well”.

For Lumière, Julian Opie has installed an artwork which, contrary to other art pieces on show at the festival, will remain as a permanent installation in the central Carnaby Street area, in Soho.

Entitled « Shaida Walking », the piece is a double-sided LED vertical monolith which is animated to create a ‘walking portrait’. The moving artwork is set on Broadwick Street and shows a female figure walking towards Carnaby Street. ‘Shaida Walking’ will join the existing permanent installations through the 13 streets of Carnaby.

This moving installation creating an interaction with the viewer, is “an interesting way to present art.” Opie stated.

This urban artpiece is not uncommon in Opie’s work and is part of a series of installations the artist has completed for major public commissions in cities all over the world.

Capture d’écran 2016-02-08 à 10.20.54Galloping horse, 2012, Yorkshire sculpture Park, UK

Capture d’écran 2016-02-08 à 10.20.05Walking on O’Connell St, 2008, Dublin, Ireland

Capture d’écran 2016-02-08 à 11.13.02Crowd, 2011, Seoul Square from Seoul Station, South Korea (Courtesy of Gana Art Gallery)

Julian Opie indeed created series of videos where he made his drawings into films, as he would also do in different media, such as paintings, billboards, cd covers, sculptures in steel, wood, concrete, road signs and screensavers, thus exploring multiple forms for a single image or concept.

Capture d’écran 2016-02-08 à 14.24.24.pngCaterina dancing naked 02, 2009, Paint on aluminium (Courtesy Lisson Gallery)

Even if the artist has not only produced reduced and standardized depictions, such as « Shaida’s walking » in London, the « Crowd » in Seoul, « Walking on O’Connell St » in Dublin, and many others, these quintessentials imageries have been democratized. They became well-known and very popular.

Minimal syntax

In order to show a standardized visual language, Opie used a most common imagery, avoiding the specific.

These simple geometric forms somehow minimalist by their rigorous economy of means, had rather placed the emphasis on the generic, the universal, the essentials, to give immediacy and create the most direct relationship between the art object and the viewer.

Opie’s visual language, devoid of any decorum or details, tends to be reduced to the minimum.

But where do the roots of this particular condensed imagery lies?

Defining his style towards a virtual reality

Opie’s economy of visual means was refined in preparation for his participation in the 9th indian triennale in 1997. He aimed at compressing the physical aspect of his subjects so as to make them more mobile and therefore more adjustable. Being rectangular and narrow, reminding canvases, the shape of the office buildings he got inspired of, led him to go forward. He realized this format was easy to read and that he could paint anything on it, as these boxes-like shapes functionned like screens. So he came to the idea of putting all the painted objects – cars, buildings…- onto flat boxes.

Capture d’écran 2016-02-08 à 19.12.07Church ? 1. 1997, Courtesy of the artist

Opie felt these condensed forms were able to function independently from each others as well as in groups. « I’d realised it wasn’t necessary to build a full scale world. Just a few suggestions were enough ».

He added « I see the sculptures as functioning a bit like objects in an Ikea catalogue. They can exist on their own but are also capable of  being combined in many different ways with other objects from the catalogue, to create a larger whole, an exhibition in my case or a home in the case of ikea. »

Indeed, the parts of a whole could be displayed and arranged in new ways, according to the limits of space. These images created a virtual reality.

The artist explains « different combinations of symbols or drawings create different scenarios and atmospheres. Car/tree/road is calm, modern, smooth and distant. Trees/high office buildings is noisier, urban, crowded, tough, but a bit romantic. Trees/low office buildings is more campus-like, quieter, a bit lonely, but still public. Trees/suburban house becomes a little mysterious, more old-fashioned, silent. »

To populate his world, initially the artist’s intention had been to make anonymous the passers-by.

Thus, Opie approached the human form by first selecting the most standardized representations he could find – looking at signs and symbols in the real world, such as those to indicate male and female in lavatories. He then combined these with a digital photograph of a real person, merging the two using a computer-drawing programme.

His representation of key famous people is a perfect exemple of this quest to quintessential depiction. « I think the whole notion we carry of people, as examples of types, is very interesting…There are some key famous people who become these types and I want extend that really so that everybody is a type, if you draw them in the way I do ».

Thus Gary, the pop star, in Opie ‘s world, is nothing more than a receptacle of formal archetypes.

Capture d’écran 2016-02-08 à 13.33.38Gary, popstar, 1998-9, Tate Gallery, London

Julian Opie’s strive to immediacy and mass-culture recall for some, the pop art current.

A new pop art language to question our contemporaryselves? 

Opie’s minimalist language has shown his desire to communicate directly and to give immediacy. But instead of using abstract and metaphoric form, he would rather ground his work in figuration and use recognizable representations, as the pop artists has done decades ago, interweaving art and ordinary life.

Many critics were quick to see in Opie a mere successor of pop art. The art historian Marco Livingstone stated: « The jocular tone and simple forms of representation, both of which masks the technical complexity of the structure, were clearly intended to entice a mass audience in much the same way as the most exuberant forms of Pop art had done 20 years earlier. »

But the motives are more ambiguous than it appears.

Reflecting imagery that derives from brands and logos, the artist wants « to be as if each person I draw were a multinational company with a logo. »

Indeed, Opie shows an interest in the psychology of perception and in the complex representation and discernement of reality.

Reducing reality to quintessentials and multiple forms is part of the effect. When we think of the human form we think of ourselves, a subjective being, but Opie’s people are blank impersonal reflections…

The serial form of ourselves leads us to think about the society we create and how we relate and resemble to each others, and inevitably, we ask ourselves if we are all reductible to predefined signs and archetypes.

It is intriguing to see something so particular as a human, crystallized in such a neutral, graphic language.

However, while making anonymous the passers-by, the artist never completely erased their personality. They look like signs but their particularities – a woman with a handbag over her shoulder, a man with sneakers and earphones – become more prominent thanks to the reduction of everything else. They look like signs but are still subjective.

Hence the ambiguity.

A reminder of the EphemEra

Opie’s language is a powerful reminder of the speed of contemporary life.

Shorthands icons are everywhere in the contemporary world. Signs and symbols quicky tell us what we need to know and think. And we have come to a point of relying on them without even realizing it.

The artist uses this symbolic repertoire that became too familiar and reassuring, conveying an information we are accustomed to.

Such as multinational logos, being so repeated that they are ordinary and easily recognizable, these everyday domestic symbols relieve anxiety and restore confidence.

His work discloses the modern condition of the accerelated experience.

It could be said that technology is moving too fast for us and that in our daily lives we tend to see life in general.

Opie depects how reality one can feel as well as how our fast-paced environment can look like.

Thus, we don’t pay attention, the surface area being determining element in our world of ephemeral speedy visual expressions.

And Opie exploits this fully. Although when three-dimensional, his objects appeared to be all surfaced.

Opie questions: how do we deal with our perpetual enchantment and disillusionment with superhighway information and cyberspaces.

He strives to far-fetch one’s reflexion of our own neutrality towards things that are so paradoxal in modern world, the will of being individualized and subjective, and the fast-paced environment that make us nothing more than signs, logos and neutral.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cai Guo-Qiang, the chinese land artist to be shown at the Sundance Film Festival 2016

Cai Guo-Qiang, one of the most reknown chinese artist, is the subject of the documentary by Kevin Mcdonald, Sky Ladder, that will be shown at the Sundance film festival 2016 in the category World Cinema Documentary.

The title of the documentary refers to one of the artist’s most ambitious creations, accomplished last year, a gigantic ladder « into the clouds », of 1,650 feet high rising from his hometown of Quanzhou, China.

Capture d’écran 2016-01-24 à 22.17.19

The pyrotechnic masterpiece was the result of his maestria of the ancient art of Chinese fireworks, and after having tried years and years in various places, creating an immense scale of metal and fireworks, slowy rising to the sky, was the achievement dream of Cai Guo-Qiang’s lifetime. 

Cai Guo-Qiang became internationnnaly known in the early 1990’s for the big strokes not of ink, such as would commend the ancient chinese tradition, but of gunpower.

Transforming violence into ethereal beauty

The work of the artist consists indeed of physical, intellectual and spiritual gesture, such as in calligraphy, but at an awe-inspiring scale, and using a technic invented in China, fireworks.

Capture d’écran 2016-01-24 à 23.29.21

Pyrographed calligraphy at the artist’s solo exhibition at industrial city of Donetsk, Ukraine.

In China, gun power was used both in good and bad ways, in destruction and reconstruction, that is one of the reasons why explosion is such important in the artist’s work.

Cai’s father having to burn his beloved manuscripts and calligraphy because of the maoist censorship and going into a strange self-exile as a result, has furthermore certainly pushed him to revive this ancient art on a bigger scale.

The heartbreaked artist once said “my father would take sticks and write calligraphy in puddles on the ground” during his exile. “The calligraphy would disappear” when the water evaporated, leaving behind “invisible skeins of sorrow.” Not entirely invisible, one senses the inscribed like calligraphy on his son’s memory.

Humanity and Human scale

But far beyond personal insights, each of his work aims at creating a dialogue between humanity, the earth and beyond, to feel humanity within the universe.

Cai’s philosophy is that humans must exist in harmony with the earth and the cosmic spirits, not separatedly.

His “crop circle” in Germany, modeled on those supposed extraterrestrial “signs” carved in wheat fields—a project that called for 90 kilograms of gunpowder, 1,300 meters of fuses, one seismograph, an elec­troencephalograph and an electro­cardiograph—is a good exemple of this strive to understand the complex relationship between the earthy and extrearthy entities.  In this event, two medical devices were there to measure Cai’s physiological and mental reactions as he stood in the center of the explosions, to symbolize the echoes of the birth of the universe, that can still be felt in every molecule of every human cell.

https://vimeo.com/42229948

Capture d’écran 2016-01-24 à 23.36.15.png

Fetal movement II: project for extraterrestrials n°9, 1992

Indeed, Cai claims not to separate the spiritual and the physical, and that « art can transcend time and space, and achieve something that science cannot. The job of the artiste is to create such time/space tunnels. »

Art critic Yashushi Kurabayashi wrote « An explostion is a magical encounter of two different elements, and a process that encompasses the eternal transformation of matter (…) as an explosion is sometimes compared to the Big Bang (that) forces us to imagine a moment without time and space, an instant before they come into being ». The explosion takes place both in an instant and in eternity.

Later, some of his major projects included, to have extended the Great Wall of China by 10,000 meters: Project for the Extraterrestrials N.10 (1993), and extension of the Great Wall of China, a fiery elongation of the Ming dynasty’s most famous work, designed to be seen from space by aliens, as he wanted to open “a dialogue with the universe” he says. the extension constituted of a detonation of a spectacular six-mile train of explosives.

Capture d’écran 2016-01-24 à 23.38.18

Project to Extend the Great Wall of China by 10,000 Meters: Project for Extraterrestrials No. 10, 1990

https://vimeo.com/43421473

But most people know Cai Guo-Qiang, since 2008, for the worldwide televised “fireworks sculpture” that he created for the opening of the Beijing Olympics. “The explosion event consisted of a series of 29 giant footprint fireworks, one for each Olympiad, over the Beijing skyline, leading to the National Olympic Stadium. The 29 footprints were fired in succession, traveling a total distance of 15 kilometers, or 9.3 miles, within a period of 63 seconds. » as he described it.

Provoking debate in China and international recognition

Over fifteen years he has refined his concept and expand his range of media.

For the 48th Venice Biennale’s prize, Leone d’Oro  he won in 1999, Cai recreated the Rent collection Courtyard installation. This originally is a very popular anonymous sculpture from the 60’s. This propagandistic work, a social realist tableau of more than 100 sculptures, depicts the exploitation of feudalism and was meant to contrast with the benefit of the life under Mao Zedong. This recreation in Venice provoked an intense debate in China, some of the artists of the Fine Arts Academy of Chong Qing even have threatened to bring legal actions against Cai for copyright infringement. A teacher in the Academy granted his art as ‘an exemple of postcolonial cultural imperialism in which China is demonized as backward and despotic’.

But in the Cai’s point of view, it is time for the artist to take responsibility for what had happened during the Cultural Revolution. Cai wants to raise issues such as the role that the artists played during this era, and in any strong political setting in general. As he put it « Everyone acted as if they were victims of the times, yet these are the same people that made up those times ».

The artist also wants to « open up the discussion of the Chinese contemporary art » which has roughly had taken two separated ways that have nothing in common with each others.

Internationally, the artist has been awarded of many prizes, such as the Hugo Boss price in 1996, and is highly bought by collectors. In 2007, his canvas Set of 14 drawings for Asia-Pacific economic co-operation attained the record of 9,5 millions de dollars (6,02 millions d’euros). This record for a chinese artist will be, however beaten in 2008 by Masques, séries 1996, no 6 by Zeng Fanzhi.

 

Capture d’écran 2016-01-24 à 22.03.45

Venice Rent collection Courtyard, 1999

Cai at Sundance Film Festival 

Kevin Macdonald, excited about the cinematic potential of Cai’s works, aims to bring the a very up-close and international look at the work of the Chinese artist, showing all these explosions and sculptures in smoke, in slow motion using drones and multiple cameras. Kevin Macdonald wants to give the public the opportunity to understand more the artist’s lifelong obsession: Sky Ladder, and give an insights of the reasons for this quest.

 

 

 

Liu Zheng, « New Documents » of China: between harsh reality and romanticism.

In 1994, the artist Lui Zheng has started his photographic project, The CHINESE, in the idea of capturing the atmosphere of the populated streets of china, grasping moments in which archteypal chinese characters, such as provincial drug traffickers, coal miners, children, Toaist priests, street eccentrics are encountered. This project remind that of Diane Arbus or that of August Sander.

In this prospect, Liu Zheng wanted to seize the incredible transformation China has experienced since the 90’s, when economical modernization would dialogue with ancient traditions, enhancing the ambivalent of China in the 21rst century.

Playing with the Maoist romantic representation of workers, peasants, soldiers, he infuses a sense of everyday drama, tragedy and absurdity, as the characters are often shown in often in unexpected situations.

This project took place while the chinese experimental art was, and is still, slowly trying to gain prominence, the aim of the artist, moreover, being to capture truth behind an archetypal vision of the entire chinese culture. That is all the more important as we know that photography in communist China served as officially controlled press photography.

Unlike the images of communist propaganda, Liu Zheng’s photographies are like mirrors, reflecting not only the joy, whimsical attitude and innocence, but also sorrow, loneliness and pain.

For instance, Xinjiang girl working in a textile factory (1996) show the cruel reality of child workers. The  gaze is longing for help, and reveal the cruel exploitation of her body. This exploitation exposes the ugly side of capitalism, which multinationals to exploit children in the name of progress.

Capture d’écran 2016-01-24 à 20.46.28

Xinjiang girl working in a textile factory, 1996

The Four beauties identifies with China collective legend, that of the the four beauties, Xi Shin, Diao Chan, Wang Zhaojun, Yang Gufei. The tragedy of human perils is given form as the beautiful heroins sacrified to the emperor. Liu Zheng strives to break with the traditional chinese fascination to these beauties by depicting them with a strong « earthiness » that would contrast with the sacred image of the collective psyche, that of the traditional chinese painting. Thus, the artist blurs the borders between history and reality in the chinese culture, performing an intricate balancing act between harsh reality and romanticism.

Capture d’écran 2016-01-24 à 20.53.29

Four beauty, Diao Chan, 2003

Capture d’écran 2016-01-24 à 21.16.47

A rural boy in school uniform, 2000

Capture d’écran 2016-01-24 à 21.17.20

Three country stripers, 2000

 


Bernd & Hilla Becher’s heirs: Struth, Gursky and Ruff

Thomas Struth, Andreas Gursky and Thomas Ruff, considered some of the most internationally acclaimed contemporary photographs, have all in common to have been influenced by Bernd & Hilla Becher’s pictorial language, under whom they have studied.

The three photographs indeed go on in creating art infused with the cold and scientific distancy their teachers were famous for. Adding thus some distortion on reality, and a certain impression of loosing hold on materiality and existence.

 

Capture d’écran 2016-01-24 à 19.44.29

Coal Bunkers, 1966-1999, by Bernd + Hilla Becher

  • In Thomas Struth’s photographs of streets, buildings, and squares, the viewpoint is the one of someone who would move into the the urban landscape. The use of black and white and the empty streets contribute to increase the distance and soberness of the picture as well as the impression of loosing hold on reality. The scientific-kind series and inventories of streets, flowers, museums, buildings, railways, which are normally  rather unconsciously perceived by passersby, enhance the abstractism of reality, although this urbanism is the witness of human development. The daily is here presented as unusual.

Capture d’écran 2016-01-24 à 19.17.17

Capture d’écran 2016-01-24 à 19.16.07

  • Andreas Gursky usually opts for a bird eye’s perspective,  from far above the scenery, giving a feeling of awkwardness as human cannot see from so far away naturally. Furthermore, while seeing we root ourselves in a particular place. But Gursky shows us a scenery with no particular standpoint. In this prospect Gursky questions our experience of the world, allowing our eyes to achieve what we are not capable of, that is to see the overall scenery and its details in one blink. This create a distance from reality and the overwhelming richness of details recall sthat of an inventory.

Capture d’écran 2016-01-24 à 19.27.16

Capture d’écran 2016-01-24 à 19.29.18

Capture d’écran 2016-01-24 à 19.27.31

  • Fascinated with astronomy, Thomas Ruff uses negative produced by anonymous astro scientific hand, from the observation shots of the European Southern Observatory (ESO) based in the Andes in Chile. But these photographs prove to be deceptive as the photochemical substance reacts only to light. Indeed, starlight can only be perceived after a delay, as the speed of light shows us places that can even not be here anymore. The paradox is that the places we see with these photographs may not exist anymore.

Capture d’écran 2016-01-24 à 19.37.06

Brittany, a playground for Nabi painters.

Picasso, Monet, Turner ….. planted their easel on the land of Brittany …from the nineteenth to the twentieth century, this region was a source of inspiration for painters fascinated by the wild landscapes and local folk legends .. but this is the group of Nabi painters who sought to see in the different towns of the region multiple places to remain and based schools and workshops …

The village of Pont-Aven, Brittany, France.

Paul Gauguin, Paul Serusier, Felix Jobbé-Duval, Valloton, Vuilliard, Emile Bernard, Maurice Denis, the theoretician of the Nabi movement, chose the smalltowns of Pont-Aven in Brittany, and that of Pouldu, not far, to found an eponymous group, the Pont Aven group. Seduced by the mysterious and misty atmosphere of the village and its surroundings, Gauguin, Maurice Denis and their companions have ignited with bright polychrome visions  the farms, mills, barns, village festivals, themes of daily life of peasants and sailors … Holidays and traditions with religious processions at pardons were an opportunity for many to represent the colorful beautiful costumes. They revisited these sites and themes entirely in warm and metaphysical colors.

Paul Gauguin. Breton Girls Dancing, Pont-Aven. 1888. Oil on canvas. The National Gallery of Art, Washington, DC, USA.

Paul Gauguin. Washerwomen at Pont-Aven. 1886. Oil on canvas. Musée d’Orsay, Paris, France.

Emile Bernard, Les Bretonnes aux Ombrelles.

Emile Bernard, Bord de mer en Bretagne (Seashore in Brittany).

Edouard Vuilliard, En Bretagne, Saint Jacut, 1909, Browse & Darby Ltd. Gallery.

Paul Sérusier, Les porcelets au Pouldu (Piglets of Pouldu), Oil on canvas, 1889, Musée of Pont Aven.

These modest and quiet places became a hotbed of artistic cosmopolistism. Alongside the French, the English, Danes, Finns, Irish such as Roderic O’Connor were living side by side in small inns in the city…

Roderic O’Connor, Houses of Lezaven.

Roderic O’Connor, FIeld of Corn, Pont-Aven.

Britons with their customs, beliefs and legends fascinated even other artists. They formed colonies in Concarneau, Douarnenez, Camaret, Rochefort en Terre, Pont-Croix, Cancale, at Faouët…and like Pont-Aven, became the resort of a colony of cosmopolitan artists.

The arrival of Paul Gauguin and his followers at Pont-Aven and then in Pouldu marked an important milestone in the history of painting. Emile Bernard, Maxime Maufra, Henry Moret, Charles Filiger, Paul Serusier have, on the advice of their master, presented a new pictorial theory that established a complete break with most traditional practices.

They focused their practice to find the « sacrality » of the art and caused a renewed spiritual though. Detached or not of Christianity, the Nabi artists looked for ways to link their art to  new spiritual philosophies and doctrines influenced by East, Orphism, esotericism and theosophy, in reaction against impressionism, naturalism, freeing painting from the shackles of realism.

By creating this movement, they opened the way to a stream of art free of academic principles. Self Portrait in Yellow Christ and Green Christ by Gauguin, the Talisman of Serusier, the landscape of Pouldu by Filiger, Pont-Aven red sky by Maufra…are some of the most famous works of the group.

Gauguin, Self portrait in Yellow Christ, 1889-1890. Oil on canvas, 38 x 46 cm . Paris, Musée d’Orsay.

 Paul Serusier, Le Talisman or L’Aven au Bois d’Amour, Octobre 1888, Huile sur bois, Musée d’Orsay.

The four Breton Girls, Gauguin,  c.1886. Oil on canvas. Neue Pinakothek, Munich, Germany.

One can find traces of the journeys of these artists to Brittany at the Museum of Fine Arts in Pont-Aven:

Edward Hopper

Autoportrait, 1930, huile sur toile, 63,8 x 51,4 cm,  Witney Museum, NY.

La prochaine rétrospective du peintre américain qui se tiendra en novembre 2012, au Grand Palais de Paris est l’occasion de parler et présenter le travail d’Edward Hopper (1882, 1967), phénomène à lui seul s’il en est, et pourtant digne représentant pour beaucoup de l’image archétypale de l’Amérique et de l’école de peinture américaine.

Il a, en effet, reçu toute sa signification à l’apogée de la peinture moderne des U.S. et de l’individualisme roi, au moment où l’expressionisme abstrait d’un Pollock gagnait ses galons et couleurs auprès des critiques d’art du monde entier. Mais à l’opposé de ce dernier, tenant d’une abstraction hermétique et presque autosuggestive, Hopper devrait plutôt être qualifié de néo-réaliste, tant son trait semble vouloir reproduire la réalité qui l’entoure…La feinte est insidieuse….la touche, si elle tend à une reproduction quasi photographique voire académique, vibre et confère un réel effet d’imaginaire….

 La civilisation, symbole d’astreinte:

L’homme seul face à la nature, un thème si souvent traités par les peintres mélancoliques de tout temps, Caspar Friedrich le premier qui pose ses figures en contrepoint d’une étendue quasi apocalyptique où la nature règne en maître….Avec Hopper, sans aller jusque dans une dimension spirituelle et transcendantale à la Schelling, l’homme et le paysage sont deux pans de cette même amérique, esseulée, désiorentée, en rupture, enclins à faire l’expérience de « la frontière avec le monde connu, à la limite de la civilisation ». Cette thématique de l’entrave, de l’impasse trouve écho dans l’obturation du champ libre de la nature, et des éléments de civilisation qui la traversent (phares, passages à niveaux, répétitions de murs, interpénétration du vues intérieures et extérieures dans le même tableau…), cloturant ainsi la perspective, la balisant.

Caspar David Friedrich, le voyageur contemplant une mer de nuages, 98,4 x 78,8 cm., huile sur toile, 1817, Kunsthalle of Hambourg.

Haskell’s house, 1924, National Gallery of Washington.

High Road, 1931, National Gallery of Washington.

Gas, 1940, National Gallery of Washinton.

To be continued…..

Exposition à venir

Le centre George Pompidou inaugura une rétrospective des oeuvres du grand maître du surréalisme, Dali (1904-1989), à partir de novembre 2012. Celle-ci se tiendra dans la continuité de deux expositions antérieures, « l’Enigme sans fin » de 2003 au Kunst Palast de Düsseldorf, et « Une image peut en cacher une autre » présentée en 2009 au Grand Palais, proposant ainsi un tour d’horizon de la mythologie personnelle de l’artiste. C’est le même commissaire (Jean-Hubert Martin), qui, qui plus est, chapeaute l’événement. Il y a donc une logique à aller voir cette nouvelle installation, même pour ceux ayant eu la chance d’assister aux deux précédentes.

D’autant plus que pour cette occasion, les cimaises du musée accueilleront un prêt exceptionnel du MOMA de New York, le tableau Les Montres Molles…s’inscrivant dans la partie surréaliste de l’exposition…d’autres thèmes moins connus seront également traités comme la période mysticiste d’après-guerre du maître espagnol.

Les Montres Molles ou Persistence de la mémoire, Dali, 1931, MOMA. 24 x 33 cm.

Cette oeuvre fut peinte en 1931, alors que Dali n’avait que 27 ans, en pleine époque surréaliste, lors d’une période de transitions personnelles et créatrices.

Anecdote humoristique: Ce fut après un dîner terminé par du camembert, quel le peintre a entamé une réflexion compulsive sur les mystères des éléments durs et mous. Dali s’est alors mis immédiatement à travailler, frénétiquement et toute la nuit, en introduisant sur la toile trois montres aussi molles que la consistance du met qu’il avait dégusté….une muse inattendue…

Cette toile fut achetée par un marchand new yorkais à Paris, et ce ne fut qu’après avoir avoir été acquis par plusieurs musées qu’il intégra le fonds permanent du MOMA.

Outre présenter quelques toiles majeures, cette exposition est exceptionnelle car pour la première fois depuis plus de 30 ans! une série d’oeuvres s’étalant sur toute la période de création du maître cattalan sera présentée à Paris. La dernière rétrospective parisienne remonte à 1979!…..C’est dire si ce moment est attendu avec impatience et délectation par les curieux et les amoureux du symbolisme dalinien..

….et pour patienter et puisque non seulement peintures mais aussi films et documents sonores seront à l’honneur, voici deux courtes vidéos révélatrices de l’humour « bordeline » mais non moins génial de l’artiste aimant flirter avec l’absurde et titiller nos codes et bienséances:

# Exposition du 21 novembre au 1er janvier 2012. Centre George Pompidou.

Art history of the 20th century: french OP ART.

–  Il s’agit d’un courant artistique français des années 50’s-60’s, le french op’ art ou optical art plus connu sous le nom d’art cinétique…L’art cinétique fut initié par Victor Vasarely. Le groupe d’artistes qui lui fut lié: le GRAV. Les objectifs: orientations du spectateur vers d’autres catégories artistiques que la peinture et de la sculpture, se fondant sur l’esthétique du mouvement et de la structure en le suggérant ou en le révélant. La collaboration active du spectateur est requise, il participe désormais au processus de création. Mais les oeuvres se caractérisent souvent par des dimensions plus modestes que celles des artistes américains de ce même courant.

Victor Vasarely, Bi-forme, 1962
Panneaux de verre gravé et socle en métal
Verre Saint-Gobin, métal, 200x120x20 cm
Plaques de verre : 200 x 120 cm
Socle : 28 x 120 x 47 cm

Artistes:

– Cruz Diez: prône la physiologie de la condition changeante de la couleur, parfois voluptueuse, voire érotique.


Carlos Cruz Diez
« physichromie 1345 », relief, 46 x 55 cm, 2001

– François Morellet:  Il s’interessait plus au processus rationnel créatif plutôt qu’à l’aspect final et à la réception finale du public…ce qui en fait un des précurseur de l’art conceptuel…avec cette différence qu’il ne négligeait pas d’y inclure un certain humour, proche de l’esprit de DADA..comme celui de Picabia (cf les Néons de 1967 de Morellet).

F. Morellet. « L’Avalanche » (partie), 1996.

F.Morellet … »Néons », 1967, proche ici de Picabia.

F. Morellet, Sphère-trame, 1972, Musée de Grenoble. Ici la structure est mise en exergue, et est présentée comme une oeuvre d’art en soi.

Les artistes de l’OP art étaient attirés par les mondes invisibles, par le processus en soi. les artistes ne se préoccupent pas tant de la forme parfaite.

Pour les artistes du GRAV, l’oeuvre est devenue une sorte d objet pédagogique qui exerce l’oeil et même modifie les comportements..les historiens de l’art n’ont pas négligé le côté érotique de telles oeuvres qui, qui plus est, renvoient à des instincts basiques foetals, rejet, panique, perte de repères ou amusement des spectateurs dont le corps est englouti par la machine…c est l’homo ludens à qui ont fait appel.

Ils proposent, en outre, des oeuvres polysensorielles.

Pour eux, le geste d’appropriation des nouveaux réalistes avait plus de valeur que les objets (carcasses de voitures, affiches déchirées, objets du prisunic ou de brocante, objets immateriels sont récurrents dans le travail des nouveaux réalistes).

Umberto Eco dans Opera Aperta dit que ces oeuvres avaient une part d’aléatoire et demandaient à ce que les spectateurs la complète..;ce sont les années du début de l’art intéractif. Mais dans ces années, celles de mai 68, l art de l ‘intéraction avait presque toujours une dimension politique.

De plus, l’art qui prend possession de la rue veut être utile; on remet à l’ordre du jour le fonctionnalisme des avant-gardes historiques. Comme au temps du Bauhaus, on franchit la frontières entre les arts et l’architecture, entre les arts et les arts appliqués. Vasarely declare :  » la coopération entre art, artisans, ingénieurs, techniciens, architectes sera la condition premiere de l’oeuvre d’art ».

L’idéologie de la libération des corps se retrouve aussi avec le design: les chaises longues aux formes courbes, où le corps s’abandonne, et la sculpture en vynil généreusement rembourrée de mousse, et qui donne envie de toucher, participent de cette idée.

De plus, art et design se tutoient. Les sculptures en polyuréthane de César, qui prennent une forme définitive toutes seules quand elles se gonflent après qu’on y ait ajouté un catalyseur, et rappelle Tallon pour la conception d une série de sièges et d’un escalier. La forme est dictée par la nature du matériau, donc ni par l’inspiration du spectateur ni par le hasard.

César, Expansion.

La légereté et la maniabilité de ces objets correspond à une époque où l’éphèmere est une valeur, d où les objets en matières légères et transparentes comme le fauteuil CROISSANT (1964) de Bernard Quentin ou le fauteuil bulle de Quasar: On ne croit plus aux formes sociales, culturelles, aux formes éternelles. Pierre Gaudibert présente la structure gonflable dans ses musées en mettant justement en cause le caractère figé du musée.

Tout ça fait partie d un mouvement se réclamant des architectures utopiques..

Presques toutes ces idées, loin de prévoir d’oppressantes métropolis, mettent le progrès de la science et de la technologie au profit..d’un lien plus etroit entre l’homme et la nature.

Klein rêve d un monde où l homme vit nu comme au temps de l’Age d’Or.

C’est la période des utopies; architecturales aussi: cf la ville spatiale de Yona Friedman, qui est sur pilotis démontables, la ville cosmique de Iannis Xenakis, la ville suspendue de Schöffer comme les habitations sur pilotis de Sanejouand, libèrent le sol pour que jardins et forêts s’expriment.

Yona Friedman, « Ville spatiale », 1959-60, Encre et feutre sur papier. 21×29,7 cm.

Nicolas Schoffer, centre administratif de la ville suspendue.

Exhibitions Archives:

Exhibition « Dreamlands » in the Centre Pompidou in Paris in 2010:

The visitor firstly dives into late 19th – beginning of 20th centuries in park festivities….in Coney Island and in Europe, precisely in Paris…with the excentricity of the social middle-class and bourgeoisie of the time, happy thanks to the genuine and candid gloriousness of this time, just before the war starts…A world of happiness and of colourful dimensions.

We are amazed to see the Universal Exhibition in Paris, full of buildings of many cultures (byzantine, russian, egyptian…) that abound on the Seine banks:

   

The exhibition is presenting artpieces from the charming old-fashioned athmosphere of the pre-war time to the nowaday time-swiftness and technological sterilized world that opens its door to us nowadays: Various impersonnal environments recreated, as ilots poping all across the world, displaying ancient cities of « old » Europe, as if they were going to vanish away and that were needed to be  crystallized…(cf Las Vegas)

Disturbing pieces of art as this work by Pierre Huygues that shows a decorum deprived of any forms of life: everything is perfect and under control…

Many « ideal » cities through time..from fastness to coldness..

http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/0/0E4639A34A4B08C5C12576B8003A5F37

Art History of the 20th century: L’Action collective – les expressionistes abstraits – les nouveaux réalistes, scission avec le surréalisme?

Années: 50-60.

Présentation

Moyens: En utilisant les symboles de la société de consommation et en tirant profit des avancées technologiques, les nouveaux réalistes et les artistes de l’art cinétique ont enregistrés les progrès de la société, ont tenté de raccorder les formes experimentales de l’art à ceux de l’environnement urbain, de la pub, des objets industriels, familiers aux public.

Leur motto pourrait être: Il n’y a pas de réalité quotidienne brute, celle-ci est pétrie par l’idéologie, il convient de mettre à jour cette idéologie, parfois occulte.

Tour du monde:

– Nord de l’Europe: L’internationale situationniste, composée par un groupe de révolutionnaires, voulait en finir avec le malheur historique, la dictature de la marchandise, la société de classes…Elle avait pour objectif d’accomplir les promesses contenues dans le développement de l’appareil de production contemporain et de se libérer des conditions historiques, en se réappropriant le réel. Pour ce faire il fallait « dépasser » l’art en tournant en dérision les productions contemporaines. On comprend alors comment ce mouvement fut né de la rencontre entre le mouvement international pour le Bauhaus imaginiste fondé par Jorn et par l’internationale lettriste de Guy Debord.

Son travail était porteur de dépassement des tentatives révolutionnaires des avant-gardes artistiques de la première moitié du XXè siècle, elle voulait aller plus loin que le dadaïsme, le surréalisme, pour démontrer le superficiel d’une culture dite bourgeoise.

– A L’Est: Plusieurs peintres cisionnaires, tous nés dans l’ex-yougoslavie, Dado, Ljuba, Vladimir Velickovich présentent un lien plus évident avec le surréalisme.

– Aux USA: Intérêt des américains pour les théories Jugienne de l’inconscient collectif: théorie qui a joué pour les expressionnistes abstraits un rôle comparable à celui du fonctionnalisme pour les neo-plasticiens: elle permet les retrouvailles de l’atiste et de toute la communauté. Les artistes se prétendent comme étant les révélateurs des mythes et des tabous fondateurs de la civilisation; l’artiste entreprend d’explorer les tréfonds de l’humanité, il peut établir une communication avec le spectateur; de ce que le peintre lui fait decouvrir, le spectateur decouvrira une part de lui même (proche de COBRA en ça).

– En France, un des rares peintres à se moquer des categories formelles fut Dubuffet, sinon ce fut CoBrA (1948 / 1951, dont les images oscillaient entre figuration et abstraction. COBRA etait issu du surrealisme, mais pour le combattre! au nom du surréalisme révolutionnaire dont parlait Christian Dotremont. COBRA présentait une nouvelle figuration.

COBRA : les origines de l’art sont instinctives et donc matérialistes; le réalisme matérialiste nie l’équation idéaliste de la subjectivité et de l’individualisme, dénoncée par Marx. Ils cherchent les formes de la réalite, communes aux sens de tous les hommes. Le fait de porter à la consicence de tous, un imaginaire partagé par tous est dejà l’amorce d’une implication sociale.

Le chat, la lune et le soleil, Corneille.

Corneille est l’un des principaux fondateurs du mouvement CoBrA, tirant son inspiration de l’art africain et océanien, de dessins d’enfants … Il est passionné de voyages.

Ecrits proches de COBRA: Roland Barthes fait du mythe un système semiologique second par rapport au langage. Gilbert Durand insiste sur la priorité de l’antécédence de l’image sur le concept rationalisé. philosophe d’obédience Jungienne.

Le surréalisme joua un rôle pour les plus jeunes comme Recalcati, Monory, Télémaque. Ce fut de façon éphèmere et pendant leurs années de formation. Ils rejetèrent le surréalisme, car il était porteur de trop d’idéologies alors que des peintres comme COBRA ou DUBUFFET etait pour une peinture de la verité qui ne devait rien à l intellectualisme.

Nouvelle voie frayée dans l’abstraction=

Degottex, Simon Hantaï, Judith Reigl, aussi bien qu’Antonio Saura. Ils se maintiennent sur l’arête entre figuration et abstraction. Ils ne s’associeront que temporairement au surréalisme. Bernard Dufour, lui, s’en tint à l’écart.

Abstraction, Simon Hantaï, 1968.

Bernard Dufour: mise en espace du regard du voyeur omniprésent.

La crise de l’abstraction qui est d abord une crise du rapport au monde est d’abord vécu dans la marginalité. Arnal, Dmitrienko fuient paris.  En tant que jeune espoirs de l’abstraction, tous 2 avaient pourtant rencontrés le succès.

George Bataille: la fonction de la constestation est moins intolérable pour la sociéte que l’absolue gratuité de l’art.

Un thème récurrent chez les nouveaux réalistes, la femme:

Chez les nouveaux réalistes, de façon générale, la figure de la femme revient en vedette.  Image stéréotypée, empruntée à l’histoire de l’art, au cinéma, à la publicité, pour Gasiorowski, tout comme pour Malaval (1937-1980) , pour qui c’est un objet unique de passion, ou pour Monory.

 » Genou Gauche. Pubis 2. Collant – Tatouage – Mousse » Signé et daté en bas à droite « Malaval 8.12.1966 »

Ils l’identifient à la peinture elle-même, et la rétablissent dans sa fonction représentative, après des années d’abstraction ( vers 70, les nouveaux réalistes. Ils veulent rassurer: devant les ventres deshabillés peints par Gerard Schlosser, Jean Clair éprouve l’idee que l’image est réfuge, au pied de cette femme immédiate et inaccessible, de cette femme à venir, comme la promesse d’un Age d’Or. Joël Kermarrec va plus loin et superpose image de la femme et portée politique de la peinture, analysant comment la femme et représentée en tant qu’objet de plaisir et de désir, et en même temps comment ce plaisir est raturé par une représentation métonymique et fétichiste, il décide d’envisager la representation de la femme comme une métaphore de la société.

Kermarrec, 1974.